沉溺-孙彦初的摄影展览于2014年12月13日下午3点在北京现在画廊开幕。“沉溺”系列拍摄于2004-2011年。孙彦初参加过很多重要的画廊和美术馆展览,并在一些国内外重要摄影节和双年展上获奖。他的作品均为胶片拍摄,银盐相纸放大,统一尺寸24x36cm,统一版数6版,不设AP版,本次展览展出孙彦初8年创作6幅作品,少数作品为独版。
沉溺——孙彦初的摄影
策展人:黄燎原
开幕时间:2014年12月13日
展览时间:2014年12月13日- 2015年1月5日
展览地点:北京现在画廊-北京市朝阳区崔各庄草场地红一号院E座
沉 溺
2009年,在三影堂摄影艺术中心举办的青年摄影师奖比赛中,孙彦初提交了一系列作品。他的作品被选为最终的入选作品。作为一个庞大系列照片中的一部分,其中许多还有待印放,只存在于摄影师的记忆和有待冲洗的胶片中。他将它们称为《沉溺》。
那么,又是什么让孙彦初如此沉溺呢?他作品中所呈现的既不是独一无二的事情,也不是一个单一的主题或对象,更不是一个人或一个地方。他所迷恋的只是一种心境。而相机只是一个工具,一个他用来表现他所存在的物质世界的工具,以及因此而抽离出思想状态的工具。也可以说是对他作品风格的准确描述。因为有着一份日常工作,所以他的有效创作时间只有浓缩到特定的时段,不是下班后就是休息日,但最终还是会回到他所熟悉的环境和日常生活中。尽管有限的时间或许会加剧他的迷恋度,但就孙彦初个人而言,这并不是他在住家附近拍照的原因。因为,他不需要去到很远的地方感受他的目的,或是追寻自然界的美景和与众不同的人物品质。让他迷恋的是在感受和经历到那些单纯的现实元素时去捕捉它们,通常都是在下意识的一瞥之间感觉到的。所以,通過他的取景框内展现的物体和特征,我们可以清楚的看到城市发展、经济增长、现代化建设以及团体和个人之间加大的差距所产生的冲击。我们也看到人们是如何穿衣打扮和相互交往的。但是,所有这些实例都无法令我感受到讲述的内容和中心,我们只有利用影像来虚构故事。在此系列基础上产生的统一性存在于选择画面的姿态中,以及照片所呈现出的氛围。
从有着绝对平常心的日本摄影师森山大道处得到的某种灵感,孙彦初进而将他迷恋的目光投向了物质世界的细节之处。那些微不足道的东西,即便是最普通的大众也会不假思索地丢弃的东西,在他看来都是可取的。通过组成《沉溺》的影像,他引领观者进入一个满含污秽、不甚愉悦且令人不安的人类生活当中,是离今天到处所见的名人效应相去甚远的一种生活。既没有化妆也没有美容,即便有些不愉快,我们依旧被他所呈现的一切所吸引甚或觉得厌恶。如果这是艺术,我们应该如何来调和这个显然脱离了传统美学和价值标准的,只有艺术家才能创作出的东西?不过,如果我们仔细地将这些图片作为一个整体来看,《沉溺》就像是身处六十年代的作品所组成的。可以肯定的是,当摄影师们用相机来探索一些常见的困扰,并表现出人性固有的、人为构建的环境,以及遭受毁坏的景观中阴郁的一面时,孙彦初则设法在这个世界中发现一些奥妙,甚至一丝丝的魅力。受《沉溺》的触动,观者即便不赞同也依然会感觉悲怅,有着同理心而非反感之态。如果不是一个寻求救赎之路,正是孙彦初从本质上无法摆脱的,也是我们的疑问所在。只要他一直痴迷于此,唯一的答案就是他的照片。
文/凯伦•史密斯